Advertisement

Komposition und Produktion von populärer Musik

  • Michael AhlersEmail author
Chapter
  • 1.9k Downloads

Zusammenfassung

Das Kapitel führt in wesentliche Bereiche und Aspekte der Produktion populärer Musik ein: Neben definitorischen Grundlagen und Einblicken in die Prozesse und Techniken werden anfangs historische sowie aktuelle Produktions- und Kompositionsansätze vorgestellt und anhand prototypischer Abläufe illustriert. Die Spannbreite zeigt sowohl etablierte Produktionsverfahren, als auch fundamentale Veränderungen der jüngeren Vergangenheit auf. Überblicke über Paradigmen und produktionsseitige sowie akustische und industrielle Standards sorgen für die weitere Orientierung, um so dem oder der Lesenden eine informierte(re) Kontextualisierung des Gehörten in diesem Umfeld zu ermöglichen.

Schließlich werden die in diesem Feld handelnden oder Einfluss nehmenden Personen, ihre Rollenbilder, Machtverhältnisse und Werkzeuge vorgestellt, um dann auf die jüngeren Entwicklungen durch ubiquitäre Online-Datenspeicher und Datennetze sowie unterschiedliche Gemeinschaften und Angebote in sozialen Medien einzugehen.

Schlüsselwörter

Musikproduktion Musikaufnahme Populäre Musik Digital Audio Workstation Akteure in der Musikproduktion 

Literatur

  1. Adorno, T. W., & Simpson, G. (1941). On popular music. Zeitschrift für Sozialforschung, 9(1), 17–48.CrossRefGoogle Scholar
  2. Ahlers, M. (2014). Entwicklung der Tonstudiotechnik. In R. von Appen, N. Grosch & M. Pfleiderer (Hrsg.), Populäre Musik. Geschichte – Kontexte – Forschungsperspektiven (S. 90–102). Laaber: Laaber.Google Scholar
  3. Appen, R. von. (2003). So you want to be a rock’n’roll star. In G. Kleinen (Hrsg.), Begabung und Kreativität in der populären Musik (S. 69–90). Münster: LIT.Google Scholar
  4. Appen, R. von. & Doehring, A. (2006). Nevermind The Beatles, here’s Exile 61 and Nico: ‚The top 100 records of all time‘ – A canon of pop and rock albums from a sociological and an aesthetic perspective. Popular Music, 25(1), 21–39.Google Scholar
  5. Appen, R. von, Doehring, A. & Rösing, H. (2008). Pop zwischen Historismus und Geschichtslosigkeit. Kanonbildungen in der populären Musik. In D. Helms & T. Phleps (Hrsg.), No time for losers. Charts, listen und andere Kanonisierungen in der populären Musik (S. 25–50). Bielefeld: transcript.Google Scholar
  6. Appen, R. von, Grosch, N. & Pfleiderer, M. (2014). Einführung. In R. von Appen, N. Grosch & M. Pfleiderer (Hrsg.), Populäre Musik. Geschichte – Kontexte – Forschungsperspektiven (S. 7–14). Laaber: Laaber.Google Scholar
  7. Attias, B., Gavanas, A., & Rietveld, H. (Hrsg.). (2013). DJ culture in the mix: Power, technology, and social change in electronic dance music. London: Bloomsbury.Google Scholar
  8. Barber-Kersovan, A., Kirchberg, V., & Kuchar, R. (Hrsg.). (2014). Music City: Musikalische Annäherungen an die „kreative Stadt“. Musical Approaches to the „Creative City“. Bielefeld: transcript.Google Scholar
  9. Bergh, A., de Nora, T., & Bergh, M. (2014). Forever and ever: Mobile music in the life of young teens. In S. Gopinath & J. Stanyek (Hrsg.), The Oxford handbook of mobile music studies (Bd. 2, S. 317–334). New York: Oxford University Press.Google Scholar
  10. Bird, S. E. (2011). Are we all produsers now? Convergence and media audience practices. Cultural Studies, 25(4–5), 502–516.CrossRefGoogle Scholar
  11. Brink, E. (Hrsg.). (2011). The artrepreneur. Financial success for artistic souls. London: Papy.Google Scholar
  12. Brockhaus, I. (2017). Kultsounds: Die prägendsten Klänge der Popmusik 1960–2014. Bielefeld: transcript.CrossRefGoogle Scholar
  13. Brockhaus, I., & Weber, B. (Hrsg.). (2010). Inside The Cut. Digitale Schnitttechniken und Populäre Musik. Entwicklung – Wahrnehmung – Ästhetik. Bielefeld: transcript.Google Scholar
  14. Bronner, K., & Hirt, R. (Hrsg.). (2016). Audio-Branding. Entwicklung, Anwendung, Wirkung akustischer Identitäten in Werbung, Medien und Gesellschaft (3. Aufl.). Baden-Baden: Nomos.Google Scholar
  15. Bryan-Kinns, N. (2004). Daisyphone: The design and impact of a novel environment for remote group music improvisation. In Association for Computing Machinery (Hrsg.), Proceedings of the 5th conference on designing interactive systems: Processes, practices, methods, and techniques (S. 135–144). New York: Association for Computing Machinery.Google Scholar
  16. Burgess, R. J. (2014). The history of music production. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
  17. Butler, J. (2012). The beach boys’ pet sounds and the musicology of record production. In S. Frith & S. Zagorski-Thomas (Hrsg.), The art of record production. An introductory reader of a new academic field (S. 223–234). Farnham: Ashgate.Google Scholar
  18. Chanan, M. (1997). Repeated takes. A short history of recording and its effects on music. New York: Verso.Google Scholar
  19. Cole, S. J. (2011). The prosumer and the project studio: The battle for distinction in the field of music recording. Sociology, 45(3), 447–463.CrossRefGoogle Scholar
  20. Crich, T. (2017). Recording tips for engineers. For cleaner, brighter tracks (4. Aufl.). New York: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
  21. Cunnigham, M. (1998). Good vibrations. A history of record production. London: Sanctuary.Google Scholar
  22. Deci, E., & Ryan, R. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik, 39, 223–238.Google Scholar
  23. Dockwray, R., & Moore, A. F. (2010). Configuring the sound-box 1965–1972. Popular Music, 29(2), 181–197.CrossRefGoogle Scholar
  24. Doehring, A. (2015). German Modern Talking vs. Iranian Modern Talking. Zur Anwendbarkeit der Korpus-Analyse als Mittel des Popmusikverstehens. In D. Helms & T. Phleps (Hrsg.), Speaking in tongues: Pop lokal global (S. 119–140). Bielefeld: transcript.Google Scholar
  25. Düllo, T. (2014). Kultur als Transformation. Eine Kulturwissenschaft des Transformativen und des Crossover. Bielefeld: transcript.Google Scholar
  26. Eisenberg, E. (2005). The recording angel. Music, records and culture from Aristotle to Zappa (2. Aufl.). Yale: University Press.Google Scholar
  27. Enders, B. (1997). Lexikon Musikelektronik (überarbeitete und erweiterte Neuausgabe). Mainz: Schott.Google Scholar
  28. Engelmann, M., Grünewald, L., & Heinrich, J. (2012). The new artrepreneur – how artists can thrive on a networked music business. International Journal of Music Business Research, 1(2), 31–45.Google Scholar
  29. Farrugia, R., & Swiss, T. (2005). Tracking the DJs: Vinyl records, work, and the debate over new technologies. Journal of Popular Music Studies, 17(1), 30–44.CrossRefGoogle Scholar
  30. Friedrich, M. (2010). Urbane Klänge: Popmusik und Imagination der Stadt. Bielefeld: transcript.CrossRefGoogle Scholar
  31. Frith, S. (2012). The place of the producer in the discourse of rock. In S. Frith & S. Zagorski-Thomas (Hrsg.), The art of record production. An introductory reader for a new academic field (S. 207–221). Farnham: Ashgate.Google Scholar
  32. Green, L. (2002). How popular musicians learn: A way ahead for music education. Farnham: Ashgate.Google Scholar
  33. Grosch, N. (2014). Mediengeschichte der populären Musik. In R. von Appen, N. Grosch & M. Pfleiderer (Hrsg.), Populäre Musik. Geschichte – Kontexte – Forschungsperspektiven (S. 15–26). Laaber: Laaber.Google Scholar
  34. Hawkins, E. (2002). Studio-in-a-box. The new era of computer recording technology. Vallejo: EM Books.Google Scholar
  35. Hemming, J. (2009). Autodidaktisches Lernen, Motivation und Innovation. Eine Dreiecksbeziehung im Bereich populärer Musik? In P. Röbke & N. Ardila-Mantilla (Hrsg.), Vom wilden Lernen: Musizieren lernen – auch außerhalb von Schule und Unterricht (S. 61–78). Mainz: Schott.Google Scholar
  36. Hennion, A. (1989). An intermediary between production and consumption: The producer of popular music. Science, Technology, & Human Values, 14(4), 400–424.CrossRefGoogle Scholar
  37. Hepworth-Sawyer, R., & Hodgson, J. (Hrsg.). (2017). Mixing music. New York: Routledge.Google Scholar
  38. Huschner, R. (2016). „[…] if it would be me producing the song…“. Eine Studie zu den Prozessen in Tonstudios der populären Musikproduktion (Dissertation). Berlin: Humboldt Universität. https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/18258/huschner.pdf. Zugegriffen am 18.01.2018.
  39. Ismaiel-Wendt, J. (2017). Who said it’s got to be ‚clean‘? Stereotypes, presets and discontent in German electronic sound studios. In M. Ahlers & C. Jacke (Hrsg.), Perspectives on German popular music (S. 231–216). New York: Routledge.Google Scholar
  40. Izhaki, R. (2018). Mixing audio (3. Aufl.). New York: Routledge.Google Scholar
  41. Jacke, C., & Zierold, M. (2008). Pop – die vergessliche Erinnerungsmaschine. Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft, 24(2), 199–210.Google Scholar
  42. Katz, M. (2004). Capturing sound. How technology has changed music. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
  43. Korner, A. (1986). Aurora musicalis. Artforum, 24(10), 76–79.Google Scholar
  44. Krause, J. (2014). Der Einfluss des Magnettonbands auf die populäre Musik (und vice versa) oder: Shaping the „Sound“ of Music. Samples, 12. http://www.gfpm-samples.de/Samples12/krause.pdf. Zugegriffen am 15.01.2018.
  45. Lange, B., Bürkner, H. J., & Schüßler, E. (Hrsg.). (2013). Akustisches Kapital. Wertschöpfung in der Musikwirtschaft. Bielefeld: transcript.Google Scholar
  46. Lehmann, A. C. (2008). Komposition und Improvisation. In H. Bruhn, R. Kopiez & A. C. Lehmann (Hrsg.), Musikpsychologie. Das neue Handbuch (S. 338–353). Reinbek: Rowohlt.Google Scholar
  47. Lévi-Strauss, C. (1968). Das wilde Denken. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.Google Scholar
  48. Moorefield, V. (2005). The producer as composer. Shaping the sounds of popular music. Cambridge: MIT Press.Google Scholar
  49. Moylan, W. (2007). Understanding and crafting the mix: The art of recording (2. Aufl.). Oxford: Focal Press.Google Scholar
  50. Moylan, W. (2012). Considering space in recorded music. In S. Frith & S. Zagorski-Thomas (Hrsg.), The art of record production. An introductory reader for a new academic field (S. 163–188). Farnham: Ashgate.Google Scholar
  51. Mynett, M. (2017). Metal music manual. Producing, engineering, mixing, and mastering contemporary heavy music. New York: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
  52. Ord-Hume, A. W. J. G. (2001). Recorded sound., § I–II. In S. Sadie (Hrsg.), The new grove dictionary of music and musicians ( Bd. 21, 2. Aufl., S. 7–37). London: Macmillan.Google Scholar
  53. Potter, R. A. (1995). Spectacular vernaculars. Albany: State University of New York Press.Google Scholar
  54. Reynolds, S. (2011). Retromania: Pop culture’s addiction to its own past. London: Macmillan.Google Scholar
  55. Rodgers, T. (2003). On the process and aesthetics of sampling in electronic music production. Organised Sound, 8(3), 313–320.CrossRefGoogle Scholar
  56. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78.CrossRefGoogle Scholar
  57. Savage, S. (2014). Bytes and backbeats. Repurposing music in the digital age. Ann Arbor: University of Michigan Press.Google Scholar
  58. Schneider, A. (2009). Produktion und Komposition von „U-Musik“ unter dem Einfluss technischer Medien. In H. Schramm (Hrsg.), Handbuch Musik und Medien (S. 495–530). Konstanz: UVK.Google Scholar
  59. Sloboda, J. A. (1988). Generative processes in music: The psychology of performance, improvisation, and composition. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
  60. Smudits, A. (2003). A Journey into Sound. Zur Geschichte der Musikproduktion, der Produzenten und Sounds. In T. Phleps & R. von Appen (Hrsg.), PopSounds. Klangtexturen der Pop- und Rockmusik (S. 65–94). Bielefeld: transcript.Google Scholar
  61. Smudits, A. (2008). Soziologie der Musikproduktion. In G. Mensch, E. M. Stöckler & P. Tschmuck (Hrsg.), Musikrezeption, Musikdistribution und Musikproduktion. Der Wandel des Wertschöpfungsnetzwerks in der Musikwirtschaft (S. 241–265). Wiesbaden: Gabler.Google Scholar
  62. Sterne, J. (Hrsg.). (2012). The sound studies reader. London: Routledge.Google Scholar
  63. Sullivan, P. (2013). Remixology: Tracing the dub diaspora. London: Reaktion Books.Google Scholar
  64. Veal, M. (2007). Dub: Soundscapes and shattered songs in Jamaican reggae. Middletown: Wesleyan University Press.Google Scholar
  65. Vickers, E. (2011). The loudness war: Do louder, hypercompressed recordings sell better? Journal of the Audio Engineering Society, 59(5), 346–351.Google Scholar
  66. Wagner, U., & Lampert, C. (2013). Zur Notwendigkeit einer ressourcenorientierten Mediensozialisationsforschung. In C. W. Wijnen, S. Trültzsch & C. Ortner (Hrsg.), Medienwelten im Wandel. Kommunikationswissenschaftliche Positionen, Perspektiven und Konsequenzen (S. 223–236). Wiesbaden: Springer.Google Scholar
  67. Warner, T. (2003). Pop music – Technology and creativity. Aldershot: Ashgate.Google Scholar
  68. Warner, T. (2004). The song of the Hydra: Multiple lead vocals in modern pop music recordings. Transactions on Acoustics and Music, 1(4), 178–182.Google Scholar
  69. Wicke, P. (2001). Sound-Technologien und Körper-Metamorphosen. Das Populäre in der Musik des 20. Jahrhunderts. In Rock- und Popmusik (S. 11–60). Laaber: Laaber.Google Scholar
  70. Wicke, P. (Hrsg.). (2009). The art of phonography: Sound, technology and music. In D. B. Scott (Hrsg.), The ashgate research companion to popular musicology (S. 147–168). Farnham: Ashgate.Google Scholar
  71. Wicke, P. (2011). Rock und Pop. Von Elvis Presley bis Lady Gaga. München: C. H. Beck.Google Scholar
  72. Williams, S. (2012). Tubby’s dub style: The live art of record production. In S. Frith & S. Zagorski-Thomas (Hrsg.), The art of record production. An introductory reader for a new academic field (S. 235–246). Farnham: Ashgate.Google Scholar
  73. Zagorski-Thomas, S. (2010). The stadium in your bedroom: Functional staging, authenticity and the audience-led aesthetic in record production. Popular Music, 29(2), 251–266.CrossRefGoogle Scholar

Diskografie

  1. Cash, J. (2007). The outtakes. Bear Family Records, BCD 16325 CR.Google Scholar
  2. Floyd, P. (1973). The dark side of the moon. Harvest, 01305.Google Scholar
  3. Oldfield, M. (1973). Tubular bells. Virgin Records, 03098.Google Scholar
  4. The Beach Boys. (1966). Pet sounds. Capitol Records, 09036.Google Scholar
  5. The Beatles. (1967). Sgt. Pepper’s lonely hearts club band. Parlophone, PMC 7027.Google Scholar
  6. The Beatles. (1995). Anthology 1. Apple Records, PCSP 727.Google Scholar

Filmografie

  1. Logan, G. (2008). Two turntables and a microphone. The life and death of Jam Master Jay. Image Entertainment.Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut für Kunst, Musik und ihre VermittlungLeuphana Universität LüneburgLüneburgDeutschland

Personalised recommendations